UNA NUOVA ODISSEA...

DA JOHANN GUTENBERG A BILL GATES

Cari lettori, cari collaboratori e collaboratrici, “Odissea” cartaceo ha compiuto 10 anni. Dieci anni di libertà rivendicati con orgoglio, senza chiedere un centesimo di finanziamento, senza essere debitori a padroni e padrini, orgogliosamente poveri, ma dignitosi, apertamente schierati contro poteri di ogni sorta. Grazie a tutti voi per la fedeltà, per la stima, per l’aiuto, per l’incoraggiamento che ci avete dato: siete stati preziosi in tutti questi dieci anni di vita di “Odissea”. Insieme abbiamo condiviso idee, impegni, battaglie culturali e civili, lutti e sentimenti. Sono nate anche delle belle amicizie che certamente non saranno vanificate. Non sono molti i giornali che possono vantare una quantità di firme prestigiose come quelle apparse su queste pagine. Non sono molti i giornali che possono dire di avere avuto una indipendenza di pensiero e una radicalità di critica (senza piaggeria verso chicchessia) come “Odissea”, e ancora meno quelli che possono dire di avere affrontato argomenti insoliti e spiazzanti come quel piccolo, colto, e prezioso organo. Le idee e gli argomenti proposti da "Odissea", sono stati discussi, dibattuti, analizzati, e quando occorreva, a giusta ragione “rubati”, [era questa, del resto, la funzione che ci eravamo assunti: far circolare idee, funzionare da laboratorio produttivo di intelligenza] in molti ambiti, sia culturali che politici. Quelle idee hanno concretamente e positivamente influito nella realtà italiana, e per molto tempo ancora, lo faranno; e anche quando venivano avversate, se ne riconosceva la qualità e l’importanza. Mai su quelle pagine è stato proposto qualcosa di banale. Ma non siamo qui per tessere le lodi del giornale, siamo qui per dirvi che comincia una una avventura, una nuova Odissea...: il gruppo redazionale e i responsabili delle varie rubriche, si sono riuniti e hanno deciso una svolta rivoluzionaria e in linea con i tempi ipertecnologici che viviamo: trasformare il giornale cartaceo in uno strumento più innovativo facendo evolvere “Odissea” in un vero e proprio blog internazionale, che usando il Web, la Rete, si apra alla collaborazione più ampia possibile, senza limiti di spazio, senza obblighi di tempo e mettendosi in rapporto con le questioni e i lettori in tempo reale. Una sfida nuova, baldanzosa, ma piena di opportunità: da Johann Gutenberg a Bill Gates, come abbiamo scritto nel titolo di questa lettera. In questo modo “Odissea” potrà continuare a svolgere in modo ancora più vasto ed efficace, il suo ruolo di laboratorio, di coscienza critica di questo nostro violato e meraviglioso Paese, e a difenderne, come ha fatto in questi 10 anni, le ragioni collettive.
Sono sicuro ci seguirete fedelmente anche su questo Blog, come avete fatto per il giornale cartaceo, che interagirete con noi, che vi impegnerete in prima persona per le battaglie civili e culturali che ci attendono. A voi va tutto il mio affetto e il mio grazie e l'invito a seguirci, a collaborare, a scriverci, a segnalare storture, ingiustizie, a mandarci i vostri materiali creativi. Il mio grazie e la mia riconoscenza anche ai numerosi estimatori che da ogni parte d’Italia ci hanno testimoniato la loro vicinanza e la loro stima con lettere, messaggi, telefonate.

Angelo Gaccione
LIBER

L'illustrazione di Adamo Calabrese

L'illustrazione di Adamo Calabrese

FOTOGALLERY DECENNALE DI ODISSEA

FOTOGALLERY DECENNALE DI ODISSEA
(foto di Fabiano Braccini)

Buon compleanno Odissea

Buon compleanno Odissea
1° anniversario di "Odissea" in Rete (Illustrazione di Vittorio Sedini)


"Fiorenza Casanova" per "Odissea" (Ottobre 2014)

LUMI

Le Cantate quaresimali al SS. Entierro di S. Fedele
di Matteo Marni


L’appuntamento musicale sacro più atteso dalla nobiltà milanese settecentesca.

Il Doctor Angelicus, nella quaestio 168 della Summa Theologiæ, si occupa del ludus e delle implicazioni che questo può comportare a livello morale. Le posizioni espresse precedentemente in merito a gioco e facezie da parte di due grandi Dottori della Chiesa, S. Ambrogio e S. Agostino, vengono mediate da S. Tommaso. Ambrogio condannava in toto qualsiasi manifestazione istrionica rifacendosi all’ammonimento evangelico Beati, qui nunc fletis, quia ridebitis (Lc, 6, 21) mentre Agostino, nel De Musica, ispirandosi alla cultura classica contemplava la possibilità di un momento di svago per la persona sapiente e virtuosa. La liceità dello svago, secondo l’Aquinate, sta nella moderazione con cui ce ne si avvale e nel contenuto moralmente accettabile dello stesso: I giochi secondo la loro natura non sono ordinati a un fine, ma il piacere che procurano è ordinato alla ricreazione e al riposo dell’anima. E per questo è lecito servirsi di essi, se vengono praticati con moderazione. Questo piccolo excursus patristico e scolastico viene affrontato, con dovizia di particolari, dal Conte Diego Rubin nel suo trattato Dei Teatri stampato a Milano da Giuseppe Richino Malatesta nella Regia Ducal Corte nel 1754. Il Conte Rubin attribuisce infatti a S. Tommaso la paternità delle restrizioni adottate dall’autorità ecclesiastica in materia di spettacoli pubblici nei periodi penitenziali dell’anno liturgico: “Pretende di più il Santo Dottore, che non si recitino le Commedie in circostanze, in tempi, o luoghi disconsiderevoli. Ne’ cred’io, che per questi capi si possano dannare i Teatri de’ nostri tempi; mentre tutto l’Avvento, e la Quaresima, ed ogni sesta feria essi stanno chiusi, ne’ si aprono la mattina a disviare il popolo da’ Sacri Misterj che si celebrano nelle Chiese, ne’ di giorno a distornarli dai loro affari; ma la sola sera, nella quale sembra appunto, che s’abbia a ristorare la mente dalle cure del giorno affaticata”. L’arresto forzato delle attività teatrali in Avvento ed in Quaresima privava l’aristocrazia settecentesca di una delle principali fonti di divertimento, perciò si cercò di ovviare alle restrizioni con soluzioni alternative possibilmente benviste dalla Chiesa. Milano, città estremamente vivace dal punto di vista musicale, fra Sei e Settecento seppe organizzare una ricca stagione musicale parallela che spostava, nei tempi forti dell’anno liturgico, orchestre e solisti dai teatri alle chiese. Scorrendo il celeberrimo catalogo di Sartori si possono contare, fra la fine del Seicento e tutto il Settecento, moltissime esecuzioni di oratori e cantate sacre in chiese cittadine in periodi dell’anno in cui l’attività teatrale era sospesa. Il periodo più intenso era quello della quaresima in cui le congregazioni laicali ed i potenti monasteri incaricavano i propri maestri di Cappella della realizzazione di cantate ed oratori molto articolati. L’assenza di spettacoli teatrali rendeva disponibili le migliori voci sulla piazza e tutti gli orchestrali abitualmente impegnati al Ducale, perciò i maestri di Cappella potevano cimentarsi nella composizione di sinfonie, arie e cori consapevoli di aver a disposizione i musicisti più virtuosi della città. Se, da una parte, la religiosità sei e settecentesca era imperniata su capisaldi della sensibilità controriformistica, dall’altra sembra di cogliere anche nei membri del clero una mal celata ostilità per i rigori penitenziali. I venerdì di quaresima, giorni dedicati in modo speciale alla penitenza e alle mortificazioni - ferie aliturgiche per il Rito ambrosiano - prevedevano l’esecuzione non solo di cantate ed oratori sui misteri della Passione e Morte di Gesù ma anche analoghe composizioni dedicate ai santi titolari di chiese o ordini la cui memoria cade in questo periodo. Si era arrivati ad avere, nei periodi di penitenza, il maggior numero di cantate ed oratori sacri rappresentati contemporaneamente nei templi cittadini: non solo cicli di cantate al SS. Entierro di S. Fedele o dai domenicani di S. Maria della Rosa ma anche novene a S. Giuseppe o S. Benedetto nelle rispettive chiese.

San Fedele nel '700

In tanta abbondanza di musica spiccavano le cinque cantate per i cinque venerdì di quaresima che ogni anno la Congregazione del SS. Entierro commissionava al proprio maestro di Cappella o ad altri maestri milanesi. Fra le varie confraternite e consorzi sorti a Milano entro il primo secolo dell’esperienza controriformistica la Congregazione del SS. Entierro e Soledad di Maria Vergine (del S. Sepolcro e della Madonna Addolorata), fondata nel 1633 presso la Casa professa dei Gesuiti di S. Fedele, spicca per importanza e per prestigio. I 38 membri di questo consorzio (33 come gli anni vissuti da Cristo in terra e 5 come le sue piaghe) potevano essere eletti solo fra una rappresentanza del patriziato milanese o spagnolo. La spiritualità di questa congregazione nata dopo gli anni difficili della peste manzoniana è incentrata sul culto del Sepolcro, emblema dell’umanità e della divinità di Cristo, e sulla preghiera per le anime del purgatorio. Oltre all’obbligo della messa quotidiana e della comunione mensile i Congregati, in virtù della intitolazione della confraternita, davano particolar rilievo al periodo quaresimale ed alla settimana santa. Le cantate quaresimali si inseriscono fra le devozioni del SS. Entierro come momento intenso di contemplazione e meditazione sui misteri della Passione di Cristo. Nei giorni aliturgici, dedicati alla penitenza ed alla recita del pio esercizio della Via Crucis, il patriziato milanese si riuniva certamente per pregare e meditare ma anche per godere di un’ora di ottima musica. L’organizzazione del ciclo di cantate (nei documenti antichi chiamate anche Oratorij) era una delle voci di spesa più consistenti all’interno del bilancio annuo del SS. Entierro il quale, finanziato da cospicue elargizioni e lasciti da parte dei nobili congregati, poteva dedicare a questo scopo anche 900 lire. A differenza della maggior parte delle Confraternite e Congregazioni laicali, il SS. Entierro poteva permettersi di stipendiare un maestro di Cappella per le proprie funzioni, cosa che ordinariamente era appannaggio delle sole chiese parrocchiali o conventuali. La carica di maestro di Cappella del SS. Entierro era una delle piazze più ambite dai maestri di Cappella milanesi non solo per lo stipendio ma anche per la visibilità. L’intitolazione poi di Imperial Regia Congregazione concessa al SS. Entierro a partire dall’occupazione austriaca di Milano rendeva Imperial Regia anche quella Cappella musicale, considerata perciò al pari delle altre Imperial Regie Cappelle (quella di Corte, quella del Castello e quella di S. Maria della Scala).

Frontespizio SS. Entierro

Le fonti archivistiche testimoniano con frequenza la pratica delle cinque Cantate del SS. Entierro a partire dalla metà degli anni ’10 del Settecento, quando la composizione del ciclo di Oratorij è affidata a Giovanni Perroni (1688-1748), maestro di Cappella e violoncellista di origine emiliana attivo per qualche anno a Milano. Dopo le dimissioni del Perroni la carica di maestro di Cappella del SS. Entierro passa a Francesco Fiorino (16??-1758) anche se, dal 1725, la composizione di alcune cantate viene commissionata al giovane Giovanni Battista Sammartini (1700-1775), nominato maestro di Cappella della Congregazione qualche anno più tardi nel 1727. Sammartini si dedicherà sistematicamente fino al 1774 alla composizione delle cantate quaresimali per il SS. Entierro arrivando a produrre oltre cento partiture di questo genere. L’accoglienza che i confratelli ed il pubblico riservava a questi lavori doveva essere molto buona se, nel 1748, la Congregazione raddoppiò la somma pagata a Sammartini per la composizione delle cinque cantate portandola da 90 a 180 lire ed aggiungendovi, saltuariamente, una mancia da 60 o 70 lire.

Frotespizio cantata Sammartini

 

Ad esclusione della tematica e del divieto riguardo l’uso di costumi scenici, in queste cantate tutto lascia trasparire un disegno teatrale ed operistico. Sappiamo che nel catalogo di Sammartini il solo titolo operistico è Memet (1732), il fatto che il compositore non si sia poi più dedicato alla composizione di melodrammi potrebbe essere in qualche modo giustificato dalla scrittura delle annue cinque cantate quaresimali, formalmente e strutturalmente molto simili ad un atto d’opera. Dopo la sinfonia introduttiva seguono infatti arie solistiche dal carattere differente precedute dai rispettivi recitativi; chiude la cantata un coro in cui i tre personaggi cantano insieme. Coerentemente alla pratica settecentesca di non avere un cast operistico troppo numeroso, i personaggi che intervengono nelle cantate quaresimali sono molto spesso tre; gli organici vocali delle Cappelle musicali dell’epoca prevedevano l’impiego di evirati cantori per i ruoli femminili, perciò le parti di Maria, Marta, Veronica erano affidate a musici soprani o contralti. Marina Vaccarini ha evidenziato il fatto che le sinfonie introduttive delle cantate quaresimali sono costruite con temi impiegati dallo stesso Sammartini in altri lavori sinfonici. Pur essendo intitolate genericamente “sinfonie”, le composizioni strumentali che aprono le cantate sono molto più simili, dal punto di vista formale, alla Overtura, composizione strumentale di tempo veloce articolata in un solo movimento. Nei decenni centrali del Settecento l’orchestra del Teatro Ducale di Milano era conosciuta in tutta l’Italia settentrionale per professionalità e valore dei propri membri. Sammartini, organista della Cappella di Corte e cembalista del Teatro Ducale, poteva contare su un nutrito esnsemble strumentale - allora la si chiamava Sinfonia - selezionato fra gli orchestrali del Ducale per allestire le cantate al SS. Entierro. Sappiamo che intorno al 1750 la Sinfonia che suonava per il SS. Entierro era composta da una ventina di elementi: 8 violini, 2 viole, 2 violoncelli, 2 contrabassi, 2 oboi, 2 corni e un cembalo. Dal punto di vista dei contenuti, ogni ogni anno veniva individuato un tema particolare per il ciclo di cantate che veniva seguito in tutti e cinque i libretti: nel 1744 furono Le Parole di Gesù Crocifisso mentre nel 1751 fu il pianto dei vari personaggi che assistettero alla salita al Calvario. Pur non avendo informazioni circa l’autore del testo musicato, che veniva stampato e distribuito agli astanti come fosse un libretto d’opera, non si possono non notare alcuni elementi interessanti che lo accomunano ai testi in uso nei teatri. Le arie, in modo particolare, sono costruite da due quartine di quinari, questa conformazione rende possibile la scrittura di arie bipartite con da capo. Questa struttura particolare lasciava la libertà al solista di eseguire abbellimenti e fioriture pirotecniche, raggiungendo quei vertici di virtuosismo spettacolare che tanto piacevano al pubblico che affollava i teatri nel periodo barocco.

***
Exultate, jubilate!
di Matteo Marni
Mozart nel 1777

I mottetti milanesi di Mozart e Cherubini e loro ripercussioni sui lavori dei contemporanei autoctoni

 Nel gennaio del 1773 il Cavalier Amadeo Wolfgango Mozart Accademico di Bologna e di Verona componeva a Milano, per i solenni festeggiamenti della chiesa di S. Antonio Abate, il mottetto Exultate, jubilate, ascritto nel catalogo mozartiano con il numero K 165. La chiesa di S. Antonio Abate, situata nell’omonima via del centro storico di Milano, fino alle soppressioni napoleoniche era affidata alla cura dei Padre Teatini, comunità religiosa straordinariamente propensa al mecenatismo culturale e musicale tanto da essere una delle poche chiese che aveva al proprio servizio una cappella musicale i cui membri erano assunti stabilmente a contratto. Nei decenni centrali del Settecento erano oltre sessanta le chiese di Milano in cui si organizzavano funzioni con musica almeno una volta l’anno, ma solo una dozzina di queste disponevano di una cappella musicale i cui membri erano assunti a contratto ed erano tenuti ad intervenire almeno in 15/20 occasione nel corso dell’anno liturgico.
Milano, capitale delle dominazioni austriache in Italia, era capitale anche della musica: capitale della sinfonia strumentale con Sammartini ma capitale anche dello stile galante adottato per la scrittura di brani sacri. Ricoprendo contemporaneamente il ruolo di musici da camera o di palazzo per le più influenti famiglie dell’aristocrazia cittadina, i maestri di cappella milanesi avevano ancora in orecchio, quando si accingevano a comporre per la chiesa, melodie e fraseggi impiegati per le sinfonie e per i concerti per strumenti solisti. La presenza in città di musici soprani dal virtuosismo sorprendente permetteva ai compositori autoctoni e a quelli forastieri di passaggio di dar sfogo alla propria creatività. Il contesto in cui si inserivano le esecuzioni di questi mottetti pirotecnici era il canto dei vespri. Seguendo come canovaccio la successione di inno, salmi e antifone prescritti dalla liturgia, il canto dei vespri diventava una vera e propria accademia. Oltre ai testi prescritti dalla liturgia delle ore venivano inserite sinfonie, concerti strumentali e mottetti di circostanza. E’ proprio per il canto dei vespri di S. Antonio Abate che due grandi compositori della storia della musica occidentale hanno avuto modo di confrontarsi con la prassi liturgico-musicale milanese: Wolfgang Amadeus Mozart nel 1773 e Luigi Cherubini nel 1781. I festeggiamenti per S. Antonio Abate nell’omonima chiesa erano certamente fra gli appuntamenti più attesi nell’ambito delle annuali esecuzioni di musica sacra e il successo di queste funzioni è attestato anche dalle recensioni che venivano pubblicate sulla stampa locale. La Gazzetta enciclopedica di Milano e il Corriere di Gabinetto di Milano nei primi anni ’80 del Settecento danno notizia di questi eventi: “Solenni celebrazioni nella chiesa di S. Antonio Abate per la festa patronale con musiche di Sarti eseguite da celebri castrati: Luigi Marchesi, Valentino Adamberg e Gopolì. Nel pomeriggio dopo il vespro sono stati eseguiti concerti di flutta e di violino” e “Funzioni. Ricorrendo jeri la festa di S. Antonio Abate, fu questa solennizzata nella sua chiesa de’ Padri Teatini con grande magnificenza e concorso. I migliori professori e virtuosi di canto e di suono vi si sono distinti, tra i quali il signor Vincenzo Bartolini secondo musico nel teatro grande alla Scala. Il sig. Antonio Hechart vi ha suonato con una grande maestria un concerto di corno da caccia, stato universalmente applaudito”.

Mozart giovane

La vicenda dell’Exultate, jubilate è molto nota. Durante il terzo ed ultimo viaggio in Italia il Cavalier Amadeo Wolfgango Mozart compone il celeberrimo mottetto nel gennaio 1773 per il canto dei secondi vespri di S. Antonio Abate, celebrati il giorno 17. Il compositore, per quella occasione, accompagnò all’organo la funzione e diresse l’esecuzione, disimpegnando tutti i compiti di maestro di cappella. La parte vocale del mottetto mozartiano, connotata da una spiccata brillantezza ed agilità, è stata cucita su misura per il musico soprano che l’avrebbe cantata: Venanzio Rauzzini. Fra i maggiori castrati della seconda metà del Settecento, Rauzzini (1746-1810) aveva interpretato il ruolo di Cecilio nella prima rappresentazione del Lucio Silla di Mozart, andato in scena il 26 dicembre 1772 al Teatro Ducale; pochi giorni dopo eccolo sulla cantoria della chiesa dei Teatini per la prima dell’Exultate. Questo mottetto pur non essendo qualcosa di completamente estraneo alla prassi liturgico-musicale milanese, che impiegava largamente mottetti per voci solistiche e strumenti, introduce comunque elementi innovativi quali una durata considerevole ed un uso molto disinvolto della linea melodica del solista. Nel 1773 il maestro di cappella dei Teatini milanesi era tale Giovanni Colombo, musicista verosimilmente anziano che sarebbe morto di lì a qualche anno.

Cherubini

Anche Luigi Cherubini (1760-1842) ebbe modo di confrontarsi con il mondo musicale milanese durante la sua permanenza in città fra il 1779 e il 1782. Allievo di Giuseppe Sarti (1729-1802), Cherubini seguì il proprio maestro a Milano quando, dopo la morte di Gianandrea Fioroni (1716-1778) questi vinse il posto di maestro di cappella del Duomo. Il giovane Cherubini, che iniziò a comporre musica per la chiesa a soli tredici anni, a Milano rimase folgorato dallo stile pieno dei brani a otto parti reali scritti per la liturgia ambrosiana: mentre Sarti componeva i brani da presentare al concorso per la cappella del Duomo anch’egli abbozzò un Credo e delle antifone a otto parti reali. Oltre alla composizione di brani di stile pieno, Cherubini si cimentò con tutti i generi propri della musica sacra milanese, scrisse infatti una Sonata a due organi e almeno un mottetto per soprano e orchestra, non dissimile dall’Exultate mozartiano. La pratica di suonare a due organi, propria di tutte le grandi basiliche dotate di due strumenti, nacque agli inizi del ‘500 ma non ebbe vita lunga; a Milano, però, in Cattedrale e nelle chiese di S. Maria della Passione, S. Angelo e S. Giovanni in Conca fino alla fine del Settecento erano presenti e funzionanti due organi, perciò alcuni fra i maestri di cappella cittadini ci hanno lasciato testimonianza di composizioni per due organi (ricordiamo Gaetano Piazza, maestro di cappella della Passione nell’ultimo quarto del Settecento e Ferdinando Bonazzi, solo per citarne due). Il pretesto per la composizione di un mottetto per soprano solo e orchestra fu il medesimo già offerto a Mozart, infatti anche Cherubini scrisse un mottetto, la cui musica è purtroppo perduta e di cui non conosciamo nemmeno il testo, per i secondi vespri di S. Antonio. I vespri cantanti nella chiesa dei Teatini, fra gli appuntamenti musicali milanesi più attesi, vedono l’intervento anche di celebrità del mondo teatrale. Nel 1781, anno in cui il nostro si cimenta con la scrittura del mottetto, interverrà per la festività niente di meno che Luigi Marchesi (1754-1827), il più celebre e virtuoso castrato milanese della seconda metà del Settecento, esecutore e dedicatario del mottetto perduto di Cherubini. Pur non disponendo della partitura non dubitiamo che la ricchezza e complessità vocale del brano di Cherubini non avesse niente da invidiare all’Exultate mozartiano scritto per il Rauzzini, viste le ben note doti di Marchesi.

Manoscritto di Carlo Monza

L’ascolto di questi mottetti deve aver per lo meno ispirato i maestri di cappella autoctoni che, fra gli anni ’70 e ’80 del Settecento, hanno prodotto vari esempi di composizioni per canto solo. Il caso più curioso emerso fino ad ora dagli archivi milanesi è il mottetto Tube angelice presentato da Carlo Monza (1735-1801) nel 1782 per il concorso per l’assegnazione del posto di maestro di cappella del Santuario milanese di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso. A differenza della chiesa di S. Antonio Abate e di tutte quelle officiate dal clero regolare, la musica scritta per il Santuario di S. Celso e per le chiese in cui si celebrava in rito ambrosiano non prevedeva ordinariamente l’intervento della sinfonia, cioè del piccolo ensemble strumentale che affiancava le voci, perciò l’accompagnamento strumentale di questo e degli altri pezzi a canto solo è affidato al solo organo. La linea melodica del soprano non ha nulla da invidiare, quanto a cromatismi e passaggi di agilità, al mottetto mozartiano che, anzi, viene riecheggiato nella conclusione dell’ultimo movimento (Alleluia, come in Mozart). Il testo latino di questi mottetti di circostanza non è mutuato dalle solite fonti (Sacra Scrittura o Liturgia delle Ore) ma è modellato da anonimi librettisti accostando luoghi comuni della prosopopea barocca condendoli con un latino poco più che maccheronico tanto nel lessico quanto nella morfologia. Ecco allora che Tube angelice [si noti, senza dittongo] superni cori leto concentu resonate, vosque fideles voce festiva plauso sonoro jubilate. Si tratta di un mottetto passe-partout adatto ad ogni circostanza perché, come il solista canta nel recitativo, non c’è una solennità specifica ma una generica dies tam festiva. Anche l’Exultate mozartiano ha un testo estremamente generico anche, se vogliamo, un po’ più ricercato, perché nel secondo movimento sembra di leggere ambientazioni arcadiche alla Marino: Undique obscura regnabant nox; surgite tandem læti, qui timuistis adhuc, et jucundi auroræ fortunatæ frondes dextera plena et lillia date. Il testo e la musicalità prolissa di questi mottetti composti da musicisti di passaggio e maestri di cappella autoctoni perdureranno oltre il periodo barocco e si protrarranno fino agli inizi dell’Ottocento quando, complice l’elezione ad arcivescovo di Milano del cardinale Gaisruck, si assistette ad un giro di vite che rese più sobria (si fa per dire...) la musica sacra.

***
Giovanni Bacchi
di Matteo Marni

Matteo Marni

Il meno bachiano dei figli di Bach organista del Duomo di Milano

Giovanni Bacchi, un nome come tanti, sconosciuto come molti dei maestri di cappella milanesi di cui mi sono occupato. Apparentemente, però. Fingendo di non conoscere la vera identità di Giovanni Bacchi vediamo cosa ci dicono di lui le fonti milanesi settecentesche. Milano sacro, almanacco del clero dell’Arcidiocesi ambrosiana pubblicato fra il 1761 e il 1907, nei primi cento anni di vita oltre a riportare i nominativi dei sacerdoti addetti alle varie chiese della vastissima diocesi di Milano indica anche, quando sono presenti, musici e maestri delle cappelle musicali cittadine. Milano sacro riporta il nome di Giovanni Bacchi dal 1761 al 1764 come secondo organista del Duomo e, nel biennio 1763/64, anche come maestro di cappella della chiesa di S. Maria di Caravaggio in Monforte. Gli archivi milanesi non conservano nessuna partitura autografa di Giovanni Bacchi perciò, se non avessimo altre informazioni, saremmo qui a parlarne come di tanti altri, troppi, di cui a fatica riusciamo a ricostruire la vicenda biografica.

J. C. Bach

Giovanni Bacchi, però, altri non è che Johann Christian Bach (1735-1782), l’ultimo figlio del grande Johann Sebastian Bach, nato a Lipsia nel settembre del 1735. In un mio precedente scritto avevo definito Johann Christian Bach, altrimenti detto Giovanni Bacchi, “il meno bachiano dei figli di Bach”, non solo perché visse all’ombra del padre solo quindici anni (Johann Sebastian morì infatti nel 1750) ma anche per il fatto che, affascinato dall’opera italiana, poco più che ventenne scelse di stabilirsi in Italia. Approdò a Napoli ma quasi subito si trasferì a Milano, dove risiedette più o meno stabilmente dal 1757 al 1763. La fonte più preziosa per ricostruire gli anni milanesi di Johann Christian sono le lettere che il nostro inviò al suo maestro, il francescano bolognese Padre Giovanni Battista Martini (1706-1784), il più celebre teorico musicale europeo della seconda metà del Settecento. Da questa preziosa corrispondenza veniamo a sapere che il Bach milanese si stabilì nel capoluogo lombardo a partire dalla primavera del 1757 sotto la protezione del Cavagliere Agostino Litta. Ecco allora che il giovane Bach cominciò a frequentare (e, anzi, probabilmente vi alloggiava) il Palazzo Litta, il grande edificio che ancora campeggia in Corso Magenta di fronte alla chiesa di S. Maurizio al Monastero Maggiore, attuale sede della Sovrintendenza regionale per la tutela dei Beni culturali. Johann Christian Bach, che formalmente stava ancora completando il proprio periodo di formazione, veniva comunque impiegato a Palazzo e nelle chiese di giuspatronato Litta come maestro di musica e di cappella. Dalla corrispondenza con Padre Martini sappiamo, ad esempio, che Johann Christian venne incaricato dal Litta di comporre e dirigere la musica per la festa di S. Giovanni Nepomuceno che si celebrò nella chiesa di S. Francesco grande nel 1758.

Chiesa di S. Francesco Grande

S. Francesco grande era una delle chiese più prestigiose di Milano, sede principale dell’ordine francescano in città. Situata alle spalle della Basilica di S. Ambrogio, come tante altre chiese milanesi officiate da ordini regolari venne soppressa ed abbattuta dai Francesi nel 1797. Al suo posto venne edificata la Caserma Garibaldi, il grande edificio neoclassico che da ancora mostra di se in Largo Gemelli, davanti all’Università Cattolica. Così Johann Christian scrive a Padre Martini in merito alla commissione della musica per la festa di S. Giovanni Nepomuceno: “m’hanno impegnato di nuovo di fare una Funzione molto cospicua qui a Milano, e sarà questa p la festa di S. Giov: Nepomuceno che si fa nella gran Chiesa, dei R. Padri dell’Ordine de Minori conventuali di S. Francesco. La premura che tengo di fare onore, a chi mi protegge, a chi mi è Maestro, ed à me stesso m’obliga di ricorrere secondo il solito alla R. V. supplicando la di Lei benignità...”. Nel prosieguo di questa lettera Johann Christian cita alcune delle composizioni scritte per l’occasione, in particolare un Kyrie a 8 voci reali, una Messa per quattro voci e sinfonia (orchestra), un Dixit Dominus e un Magnificat per il Vespro; viene citata anche un Ufficio de Morti composto in precedenza a Milano. La presenza di un Kyrie non deve stupire: fino alle soppressioni giuseppine e napoleoniche quasi metà delle chiese cittadine erano affidate alle cure degli ordini regolari che officiavano in Rito romano pur essendo nella città di S. Ambrogio, patria del Rito ambrosiano; molto spesso poi le cappelle private dei palazzi nobiliari adottavano il Rito romano ed i cappellani mercenari sovvenzionati dalla nobiltà celebravano alla romana anche nelle chiese dove abitualmente si celebrava all’ambrosiana. In giro per gli archivi europei si sono conservati all’incirca quaranta manoscritti di composizioni sacre e liturgiche di Johann Christian Bach la maggior parte dei quali, quelli su testo latino, scritti nel breve periodo milanese su commissione del Cavagliere Litta, ecco come mai fra queste partiture troviamo non solo le parti dell’Ordinarium Missæ assenti nel Rito ambrosiano (Kyrie e Agnus Dei) ma anche la celebre sequenza della Messa da Requiem, il Dies iræ, non contemplato nella Messa da morto ambrosiana.

Il Duomo di Milano nel 1747

Il 28 Giugno 1760 Johann Christian scrive a Padre Martini che “sono stato fatto Organista del Duomo qui a Milano, quale posto mi renderà 800 lire all’anno, e poca fatica”. Sappiamo da altre fonti che per partecipare al concorso per l’assegnazione di una delle due piazze di organista della Metropolitana era necessario ricoprire il posto di maestro di cappella in una chiesa della città. Il nostro, oltre ad essere favorito dalla protezione del conte Litta, poté partecipare al concorso per il posto di secondo organista del Duomo in quanto maestro di cappella della chiesa di S. Maria di Caravaggio in Monforte, chiesa demolita durante le soppressioni napoleoniche che si trovava nei pressi dell’attuale corso Monforte. Fra il 1760 e il 1763, pur con alcuni viaggi fuori città, Johann Christian fu uno dei musicisti da chiesa più quotati e più richiesti di Milano ma per poter seguire la rappresentazione delle sue opere in Inghilterra si dimise, nel 1763, dagli incarichi ecclesiastici e lasciò per sempre la città di Milano. Pur ricoprendo piazze prestigiose, il periodo milanese fu per Johann Christian un momento fondamentale di formazione, certamente per quel che riguarda la produzione sacra e il disimpegno dei compiti di maestro di cappella ma anche sul versante operistico e cameristico. Nel precedente articolo mi sono occupato di Giovanni Battista Sammartini e della fortuna europea della sinfonia milanese. Nel periodo trascorso a Palazzo Litta Johann Christian conobbe certamente Sammartini e poté apprezzarne la cospicua produzione sinfonica facendone tesoro per la propria produzione orchestrale per grande organico che conta 39 sinfonie e parecchi concerti per strumento solista e orchestra.  Johann Christian Bach fu anche il musicista che fece conoscere al giovane Mozart il sinfonismo milanese. Come si diceva, nel 1763 Bach lasciò Milano per stabilirsi a Londra e qui, nel 1766, avvenne il primo incontro tra il trentenne Johann Christian e il piccolo Mozart che aveva solo 10 anni. Lo stile galante di Johann Christian, modellato sul modello milanese, non colpì profondamente il solo Wolfgang ma fece breccia anche in Leoplod, il padre-precettore del bimbo prodigio che, negli anni ’70, ricorderà al figlio la lezione di Johann Christian: “scrivi qualcosa di nuovo, breve, leggero e popolare. (...) Credi forse che abbasseresti il tuo livello a scrivere di questa musica? Assolutamente no! Forse che Bach a Londra ha mai pubblicato altro? Il piccolo è grande, quando è composto con fluente naturalezza, con scrittura leggera e solide fondamenta. È più difficile scrivere così, che con tutte quelle progressioni armoniche complicate e per lo più incomprensibili, e quelle lambiccate melodie. Forse che Bach si è abbassato, facendo così? Niente affatto!”. La prova dell’ammirazione di Mozart per il Bach milanese è il cospicuo riutilizzo di materiale bachiano all’interno di sonate per pianoforte (K 279 e K 280) e, soprattutto, l’omaggio che gli renderà in obitu nel 1782 costruendo il secondo movimento del Concerto per pianoforte e orchestra in La maggiore K414 con un tema tratto da La calamita de’ cuori, opera su libretto di Goldoni scritta da Johann Christian negli ultimi mesi del suo soggiorno milanese.

***

Sammartini e la Sinfonia milanese
di Matteo Marni

Fortuna europea delle sinfonie di Sammartini che, a metà Settecento, erano persino un rimedio contro la canicola della città!

Giovanni Battista Sammartini

Nel quadro settecentesco di un’Italia frammentata in stati e staterelli la capitale del Ducato di Milano, passato in mano austriaca con il trattato di Baden che sancì la fine della Guerra di successione spagnola (1714), divenne ben presto una delle città di riferimento all’interno del panorama culturale della penisola italiana. Superata l’egemonia oligarchica, dal punto di vista musicale, di Roma, Napoli e Venezia, dalla metà del Settecento altre città accentuarono il proprio ruolo di caposcuola. Agli inizi del XVIII Secolo le rappresentazioni teatrali erano circoscritte al solo Teatro Ducale (edificio non più esistente annesso al Palazzo Reale) e buoni musicisti scrivevano buona musica per le accademie private e per le funzioni. Qualcosa cominciò a cambiare quando il mecenatismo aristocratico ed ecclesiastico mise a disposizione dei musicisti autoctoni maggiori mezzi, ecco allora che il Teatro Ducale venne annoverato fra i maggiori teatri d’Italia grazie soprattutto alla sua ricca orchestra che veniva impiegata anche nelle accademie (così venivano chiamati i concerti nel Settecento) pubbliche e in occasione delle grandi solennità nelle maggiori chiese di Milano. Questa condizione straordinaria resa possibile dalla disponibilità dei potenti della città trovò in Giovanni Battista Sammartini (1700-1775) la guida culturale e la figura di riferimento. Dopo un precoce inizio operistico con il Memet del 1732 l’attività di Sammartini si concentrò principalmente su due versanti: musica d’intrattenimento per le accademie e musica sacra per le moltissime cappelle musicali cittadine che dirigeva. Sammartini era il beniamino delle famiglie nobili che se lo contendevano come maestro di musica di palazzo e come maestro di cappella per le funzioni che i patrizi offrivano, a propria gloria, nelle chiese di Milano. Se dal punto di vista della produzione sacra Sammartini non dice nulla di particolarmente originale rispetto ai suoi contemporanei, trova invece il suo punto di forza nella musica strumentale. Scrisse centinaia di pezzi per i più disparati organici, pezzi che sono stati la colonna sonora del mondo culturale milanese nei decenni centrali del Settecento. Èmerito di Sammartini se la Sinfonia, genere musicale che spopolò fra la metà del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, è arrivata a Vienna e fu il genere musicale d’elezione per Mozart, Haydn e Beethoven. Fino a prima di Sammartini il termine Sinfonia, in virtù dell’etimologia (insieme di suoni), andava bene per indicare i più disparati generi di composizioni, da brevi preludi anteposti a opere o cantate a concerti senza strumenti solisti, si vedano ad esempio i Concerti per archi di Vivaldi che l’autore intitola spesso Sinfonie. L’etichetta di scuola sinfonica milanese o sinfonismo milanese adottata dai primi musicologi che quasi un secolo fa si sono interessati di musica a Milano, ricordiamo Guglielmo Barblan, è pienamente condivisibile e viene confermata dal frutto delle ricerche più recenti. Le cronache settecentesche infatti celebrano proprio le sinfonie strumentali di Sammartini, tanto famose da essere note non solo fuori da Milano ma anche fuori dall’Italia. Charles Burney, il più celebre musicologo e musicofilo inglese del Settecento, nel 1770 intraprese un viaggio in Italia che, sulla scia del Grand Tour, si concentrò sulle bellezze musicali del paese. Burney si fermò a Milano per due settimane nel luglio 1770 e, sebbene la sua principale preoccupazione fosse quella di reperire informazioni e codici relativi all’antico canto ambrosiano, non si risparmiò intrattenimenti (musicali) più piacevoli quali le recite al Teatro Ducale e le ricche funzioni con musica in alcune chiese cittadine. Ebbe la fortuna di assistere ad un paio di Messe con musica composte e dirette da Sammartini, una nella chiesa monastica di S. Maria Maddalena ove poté sentir cantare le monache e un’altra nella chiesa del Carmine in occasione della festa patronale. Qui alla cappella musicale si aggiunse anche la Sinfonia, ossia l’ensemble strumentale, che eseguì proprio alcune sinfonie di Sammartini; il commento di Burney ci restituisce la fama di cui l’autore godeva all’epoca persino in Inghilterra, dal momento che pur non avendo la certezza che si trattasse di musica di Sammartini lui l’avrebbe riconosciuta proprio per lo stile inconfondibile.

Regio Ducal Castello di Milano 1734


Le Sinfonie di Sammartini erano un vanto per l’intera città di Milano e tutti i milanesi potevano bearsi di quelle note infatti, dagli anni ’50, il governo austriaco ed alcuni fra i più facoltosi aristocratici milanesi offrivano pubbliche accademie. Le cronache settecentesche ed i periodici antichi raccontano che nelle sere d’estate per sfuggire alla canicola della città gli aristocratici e la gente comune si ritrovavano al fresco, si fa per dire, nello spiazzo antistante il Regio Ducal Castello per ascoltare dei concerti. Prima degli interventi napoleonici, che tentarono di inglobare il Castello nel contesto urbano con la creazione del Foro Bonaparte, questo era circondato da campi e vegetazione costituendo una alternativa molto vicina e facilmente raggiungibile alla campagna, in città. I nobili a bordo delle carrozze scoperte, la gente comune seduta per terra, tutti quanti assistevano con sommo diletto alle “rinfrescanti” accademie in cui l’orchestra del Teatro Ducale al gran completo, che poi era anche l’orchestra del Palazzo Reale e della Cappella Reale, eseguiva Sinfonie di Sammartini dirette al cembalo dall’autore. Questa vetrina privilegiata e il favore riscontrato presso il governo asburgico offrirono a Sammartini una grandissima visibilità e notorietà internazionale così che le partiture delle sue Sinfonie arrivarono a Vienna, cuore dell’Impero. Il rapporto fra Sammartini e la casa d’Austria cominciò nel 1727 quando successe al proprio maestro Carlo Borroni come maestro di cappella e organista della Imperial Regia Basilica di S. Ambrogio; nel corso degli anni gli incarichi ecclesiastici dipendenti dal governo centrale si accumularono: dagli anni ’30 venne eletto come maestro di cappella della potente Congregazione del S. Entierro, la confraternita della nobiltà milanese con sede nella Casa professa dei Gesuiti di S. Fedele, dal 1737 organista della Cappella di Corte di cui venne promosso maestro con la morte del bolognese Giuseppe Vignati nel 1768.
L’elemento distintivo delle sinfonie di Sammartini che riscontrò il maggior favore e la maggior fortuna fu il superamento dello schema tradizionale dell’articolazione in tre tempi (allegro, adagio, presto) con l’aggiunta di un secondo tempo veloce in coda. Il quarto movimento non è presente in tutte le sinfonie di Sammartini, per lo meno non nelle prime e non in quelle anteposte a cantate od oratori sacri: la sinfonia avanti l’opera per il già citato Memet del 1732 presenta infatti la tipica successione dei tre tempi già impiegata per le sinfonie di circostanza. Sammartini, come i suoi contemporanei milanesi, da subito “svecchia” la sinfonia sostituendo l’ultimo tempo, quasi sempre un Presto in 3/8, con un più moderno e galante Minuetto, un allegro moderato in tempo ternario. Il passo successivo fu quindi quello di introdurre un quarto movimento, un allegro fra il tempo lento e il minuetto conclusivo. L’aggiunta di un movimento e la consistenza maggiore di materiale musicale e temi inseriti poi in ciascun tempo delle sinfonie porterà queste ad essere sempre più lunghe: dai 6/7 minuti delle sinfonie vivaldiane o dei primi lavori dello stesso Sammartini arriviamo, con le ultime grandi sinfonie, ad oltre un quarto d’ora di musica. Tutti questi elementi saranno ripresi dai sinfonisti viennesi, fra cui spiccano Mozart e Haydn. Analizzando infatti i lavori sinfonici di quest’ultimi notiamo la piena ricezione dello schema quadripartito e l’idea che la sinfonia possa essere un genere musicale dotato di ontologia autonoma. Come già Sammartini aveva introdotto innovazioni, così i viennesi del secondo Settecento inserirono qualcosa di originale e fecero progredire ulteriormente il genere della sinfonia. Segno dei tempi che stavano (ulteriormente) cambiando, il Minuetto, la danza più rappresentativa dello stile galante e del periodo rococò venne rimpiazzata con lo Scherzo, danza sempre di tempo ternario ma dall’andatura ben più veloce. Se dal punto di vista formale per gran parte dell’Ottocento non si registrarono innovazioni, per quel che riguarda la durata le sinfonie si dilatarono sempre più: dal quarto d’ora delle ultime di Sammartini si passò prima alle mezz’ore abbondanti di Mozart e Haydn e poi, con Beethoven, si arrivò quasi all’ora di musica.
Pare paradossale, al termine di questo breve ritratto di Giovanni Battista Sammartini e della sinfonia milanese, constatare che nonostante la sinfonia si sia diffusa come genere musicale in tutta Europa da Milano, proprio a Milano, morti Sammartini e Lampugnani, quasi non vennero più scritte sinfonie. Uno degli esempi più tardi, databili ai primi anni ’90 del Settecento, è una sinfonia di Felice Bonazzi (1761-1792ca.), fratello maggiore del Ferdinando Bonazzi di cui ci siamo occupati nello scorso articolo, tutt’ora conservata presso la Biblioteca del Conservatorio di Milano. Furono almeno due i fattori che segnarono la fine, a Milano, della sinfonia, uno di natura culturale e uno di natura ecclesiastica. L’aristocrazia milanese, in occasione di accademie private, dall’età napoleonica cominciò a preferire il concerto per strumento solista alla sinfonia, con conseguente riduzione delle orchestre (semi)private ed incremento di figure di virtuosi di strumento, che tanto spopoleranno e saranno contesi fra una residenza nobiliare e l’altra. Per quel che riguarda la fine della fortuna delle sinfonie in chiesa il discrimine fu il rinnovato piglio con cui l’arcivescovo di Milano Gaisruck ribadì le prescrizioni tridentine e borromaiche riguardo l’illiceità della presenza in chiesa di strumenti musicali diversi dall’organo, per cui si creò la condizione di non avere più, nella città da cui la sinfonia si è propagata in tutta Europa, produzione ed esecuzione di sinfonie milanesi nella città di Milano.


***
“Chi era costui?”
di Matteo Marni

Matteo Marni

Ritratti di perfetti sconosciuti della Storia della Musica a Milano

“Carneade! Chi era costui?” Lo studioso che si accinge a far luce sul piccolo esercito di musicisti, maestri di cappella e organisti attivi a Milano fra Sette e Ottocento si troverà più volte nei panni di don Abbondio a chiedersi “Pogliani! Chi era costui?” “Bonazzi! Chi era costui?” nomi letti perché citati male e di sfuggita, per non dire a sproposito, in qualche pubblicazione che non si è presa la briga di approfondire due secoli della storia della musica a Milano, in particolare della musica sacra. Se infatti Ignazio Donati, Giulio Cesare Ardemanio, Michelangelo Grancini o Giovanni Paolo Cima, glorie del Seicento musicale milanese, sono noti al pubblico (dei venticinque lettori, per continuare l’eco manzoniana) per la vasta produzione sacra e può capitare di sentire qualche loro pagina eseguita in concerto, chi ha mai sentito il nome, figuriamoci una composizione, di Giuseppe Vignati, Francesco Pogliani, Gaetano Piazza, Ferdinando Bonazzi o Carlo Bigatti? Eppure costoro furono i musicisti più celebri di Milano nella loro epoca. La damnatio memoriae cui furono ingiustamente condannati non dipese dalla qualità della loro musica ma dal fatto di essere espressione perfetta dei loro tempi: troppo poco “operistici” per l’Ottocento ma già troppo “teatrali” per il Novecento ceciliano. Ora che non ci poniamo più questioni di stilistica e che, purtroppo, l’ignoranza di parte del clero non concede più spazio nella Liturgia per la vera musica sacra possiamo permetterci di ridare la giusta gloria a questi musicisti e magari tornare ad apprezzarli tanto quanto furono apprezzati dai loro contemporanei.


I documenti inediti conservati nei moltissimi archivi milanesi ci restituiscono dettagli biografici molto concreti riguardo ai maestri di cappella, personaggi da raffigurare non tanto come santini con l’aureola quanto come professionisti consapevoli del proprio valore disposti a tutto pur di aumentare il proprio utile: Carlo Monza arriva alle carte bollate con il Capitolo della chiesa di S. Maria della Scala, Vincenzo Canobbio millanta ingaggi in altre chiese pur di farsi aumentare lo stipendio e Ferdinando Bonazzi, forse il più sfacciato di tutti, ha il coraggio di scrivere al governo austriaco che quando c’erano i francesi il suo stipendio da maestro di cappella di Corte era più alto. Riscoprire le vicende biografiche di questi autori ingiustamente dimenticati consente inoltre di visualizzare vividi fotogrammi di vita quotidiana della Milano asburgica e napoleonica. Ora bisogna partire con la riscoperta, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

                                                                ***

Ferdinando Bonazzi
di Matteo Marni


“Pio e dotto maestro organista, raro esempio di costante amicizia per bontà di cuore e facile cortesia”

Ritratto di Ferdinando Bonazzi

Una delle figure capitali della storia della musica a Milano fra Sette e Ottocento fu indubbiamente Ferdinando Bonazzi che, grazie anche alla straordinaria longevità artistica, primeggiò nel campo della musica sacra milanese per almeno quarant’anni. Lorenzo Ferdinando Melchiorre Maria Bonazzi, in vita si firmerà sempre e solo Ferdinando, nacque a Milano il 22 Luglio 1764 da Carl’Antonio e Maria Galimberti in una casa della parrocchia di S. Salvatore allo Xenodochio, più o meno nell’area dove attualmente sorge la Galleria Vittorio Emanuele. Carl’Antonio Bonazzi era uno dei maggiori maestri di cappella milanesi. Nato nel 1725, si formò localmente con quella generazione di musicisti attivi nella prima metà del Settecento, Giovanni Battista Sammartini (1700-1775), Antonio Negri (16??-1755) o Giuseppe Vignati (17??-1768) e grazie all’intercessione di uno zio insegnante in Seminario ottenne, quando non aveva ancora venticinque anni, la direzione della cappella musicale del Seminario Maggiore di Milano. Nel 1758 si sposò con Maria Teresa Galimberti da cui avrà sette figli; morirà a soli cinquantadue anni nel 1777. Carl’Antonio aveva pensato di avviare alla carriera musicale tutti i suoi figli maschi: Giuseppe (1760), Felice (1761) e Ferdinando, di cui ci stiamo occupando; Giuseppe morì prematuramente nel 1771, perciò le speranze del padre furono riposte in Felice e Ferdinando. Morto Carl’Antonio i due giovinetti, che avevano rispettivamente 16 e 13 anni, continuarono la propria formazione sotto la guida di Francesco Pogliani (1731-1791). Pogliani, impegnatissimo maestro di cappella di cui ci occuperemo un’altra volta, non si appropriò dei posti di maestro di cappella già disimpegnati da Carl’Antonio Bonazzi ma, con lungimiranza, affidò formalmente le incombenze ai giovani fratelli e si limitò a consigliarli ed aiutarli, infatti le fonti settecentesche indicano già nel 1778 i fratelli Bonazzi come successori del padre nella direzione delle cappelle musicali. Di Felice Bonazzi dopo il 1792 si perdono le tracce: non è molto probabile che si sia allontanato da Milano per occupare qualche piazza di maestro di cappella, è più verosimile che sia morto. La cosa certa è che nel 1788 Ferdinando è pienamente autonomo e in piena attività: oltre a dirigere le cappelle musicali di dieci chiese milanesi inoltra una supplica alla Fabbrica del Duomo per assicurarsi la futura di uno dei due organi della Metropolitana.
La pratica della futura, che si tornerà a citare altre volte parlando di musica sacra a Milano, era una prassi per cui un musicista poteva eludere eventuali concorsi per l’assegnazione del posto di maestro di cappella o organista di una chiesa assicurando all’amministrazione la propria prestazione professionale gratuita fino alla morte del musicista che al momento occupava il posto desiderato. Questo meccanismo permetteva anche una sorta di sistema previdenziale ante litteram: il musicista che riusciva ad assicurarsi un futurista, così veniva chiamato chi accettava di prestare la propria opera gratuitamente pur di conservare la futura, poteva permettersi di supplicare la fabbriceria o l’amministrazione della chiesa per cui lavorava di concedergli la giubilazione, una vera e propria pensione. Per far quadrare i conti e, soprattutto, per non pagare contemporaneamente due musicisti, l’amministrazione assicurava al futurista che quando il titolare della piazza sarebbe morto gli sarebbe subentrato senza doversi sottoporre a prove o concorsi... ma il futurista avrebbe suonato o diretto la cappella musicale gratis finché il titolare non sarebbe morto: la forma di previdenza consisteva nel fatto che il musicista giubilato, cioè pensionato, ricevesse il suo intero stipendio mentre il futurista suonava gratis al posto suo.

Autografo di Bonazzi

Il povero, si fa per dire, Bonazzi fu futurista di uno dei due organi del Duomo per ben quindici anni, infatti solamente nel 1802 riuscì ad ottenere la nomina a primo organista della Cattedrale con il congruo salario di annue £ 900. Il 1801 fu un anno di grandi rivolgimenti: la morte del cavagliere Carlo Monza (1732-1801) mise in moto un domino che creò nuovi assetti nella spartizione delle cappelle musicali e comportò un notevole arricchimento per il nostro Bonazzi. Oltre che ad essere futurista per il posto di primo organista del Duomo Bonazzi si era assicurato la successione anche come maestro della cappella di Corte infatti, almeno da dieci anni, era Bonazzi e non Monza a comporre musica e dirigere le esecuzioni nella Cappella di S. Gottardo in Corte. Dunque, morto Monza Agostino Quaglia (1747-1823), primo organista del Duomo, venne promosso maestro di cappella liberando il primo organo; al primo organo sarebbe dovuto passare Antonio Terzi, titolare del secondo, ma questi chiese la giubilazione. Bonazzi venne allora assunto come organista del primo organo con lo stipendio pieno mentre Pietro Piazza (1781-1853), futurista del secondo organo, poté percepire il salario solamente nel 1808 con la morte del Terzi.
Per tener testa ai gravosi impegni del Duomo, che prevedevano l’intervento quotidiano di un numero ridotto di cantori della cappella musicale accompagnati dal primo organo, Bonazzi si trovò costretto a ridurre progressivamente il numero di chiese in cui esercitava direttamente o per procura il ruolo di organista e maestro di cappella. Queste riduzioni non comportarono però grosse perdite nelle casse del nostro che anzi, forte della posizione conquistata, in città era diventato ormai la vera e propria auctoritas per quel che riguarda la musica sacra e questa nomea lo rese richiestissimo come maestro di organo e composizione. I suoi allievi non si contano, da quelli che studiarono con lui alla scuola della cappella musicale del Duomo a quanti lo scelsero come insegnante privato. Fra questi bisogna citare Carlo Boniforti (1818-1879), professore di contrappunto al Conservatorio di Milano e operista di discreta fama, e Francesco Pagani (1813-18??) organista milanese che fu molto noto nella seconda metà dell’Ottocento per le sue composizioni facili ed immediate pubblicate mensilmente ne Il Raccoglitore musicale edito da Giovanni Martinenghi. Le fonti ottocentesche parlano di Bonazzi come di un tetragono ai colpi di ventura, per citare Dante, l’unico musicista milanese che seppe conservare senno e raziocinio nonostante la decadenza generale della musica sacra che, per seguire la moda, strizzava sempre più l’occhio agli stilemi propri del melodramma: i compositori erano arrivati infatti a scrivere per la chiesa arie non dissimili da quelle che si potevano sentire a teatro e gli organisti, per compiacere il pubblico, proponevano durante le Funzioni dei liberi adattamenti di temi delle opere più celebri. Bonazzi, da parte sua, conservò sempre nella propria produzione musicale quello stile che la critica musicale ottocentesca chiamava grave e legato, ritenuto così confacente al Tempio santo di Dio.
Ferdinando Bonazzi in oltre quarant’anni di attività ci ha lasciato moltissime testimonianze, fra lettere, documenti e partiture, grazie alle quali siamo in grado di approfondire alcuni aspetti del suo carattere. La sua dedizione per il servizio di musicista di chiesa fu esemplare ed assoluta: uomo integerrimo, decise di non sposarsi per potersi dedicare completamente alla carriera, una carriera che fu totalmente incentrata sulla musica sacra. Salvo qualche riduzione per fortepiano di sinfonie di opere teatrali di successo pubblicate negli anni ’10 dell’Ottocento da Giovanni Ricordi non si conoscono testimonianze di musica “profana” composta da Bonazzi: tutte le partiture che gli sono sopravvissute, conservate principalmente nel Fondo musicale del Santuario di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso di Milano e in altri archivi cittadini, riportano brani di musica sacra. Rispettoso dello stile ecclesiastico, Bonazzi seppe comporre musica certamente figlia dei suoi tempi ma ancora ben consapevole della sua esclusiva destinazione liturgica. Lo scrivente ha recentemente riportato alla luce e fatto eseguire un Gloria ed un Sanctus di Bonazzi, da queste composizioni insieme alla piacevolezza di uno stile paragonabile a quello dell’ultimo Mozart o del migliore Haydn emerge ancora un senso del sacro capace di restituire in musica la sacra esultanza richiesta dall’acclamazione di un Gloria e di un Sanctus.

Pagina manoscritta di Bonazzi

 Essendo rimasto celibe e non avendo parenti da accudire, Bonazzi accumulò (con una certa avidità, bisogna dire) una fortuna immensa. In quasi tutte le lettere che si sono conservate chiede un aumento di stipendio. Assicuratosi come futurista il posto di maestro di cappella di Corte durante la dominazione austriaca riuscì a conservare lo stesso incarico anche con l’avvento dei Francesi (fu nominato effettivamente maestro di cappella nel 1802, durante il periodo di dominazione napoleonica). Dopo la Restaurazione ebbe l’ardire di inoltrare una supplica al Governo austriaco con cui chiese un aumento di stipendio di £ 100 affermando che l’amministrazione precedente, ossia quella francese, lo pagava di più. Lo stipendio annuo come primo organista della Cattedrale ammontava a £ 900, quello di maestro di cappella di Corte raggiungeva quasi le £ 800, a questa somma già considerevole bisognano aggiungere i proventi derivati dalla gestione delle altre cappelle musicali e dalle lezioni private. Al momento della morte Bonazzi aveva accumulato un patrimonio del valore di £ 73.000 che decise di donare all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. La cifra da capogiro fece ascrivere a buon diritto il nostro Bonazzi fra i maggiori benefattori di sempre del nosocomio milanese tanto che ancora oggi nella quadreria dell’Ospedale campeggia il ritratto di un uomo molto anziano, distinto, dipinto intorno al 1845 che mi piace pensare sia proprio Bonazzi che ci guarda sorridendo sotto un paio di folti baffi bianchi.
Rivolgimenti culturali e politici non sono riusciti a cambiare le cose: dal 1840 anche Bonazzi riuscì a godersi la meritata giubilazione: ottenuto all’età di 77 anni lo stato di quiescenza, ossia di pensionamento, fu sollevato dai quotidiani impegni liturgici in Duomo e dalla gestione della cappella di Corte, ma la sua influenza artistica non venne meno: continuò a dare lezioni private e ad esprimere pareri in merito a questioni organarie fino a pochi mesi dalla morte. L’archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo conserva ancora il certificato medico che Bonazzi si preoccupò di inoltrare al Capitolo della Cattedrale per ottenere la giubilazione. Questo documento ci presenta la figura di un uomo anziano debilitato dall’età che a causa di tremori universali comincia ad avere  qualche problema anche per suonare. La morte lo colse a 81 anni, per cause naturali, il 18 Novembre 1845 nella sua casa di Milano in via della Biblioteca 3146, secondo la numerazione teresiana. Sebbene sistemazioni urbanistiche ottocentesche e bombardamenti abbiano stravolto la viabilità del centro storico, la via della Biblioteca che percorse Bonazzi c’è ancora, ha solo cambiato nome in via dell’Ambrosiana. Si è conservata ancora anche la casa in cui il nostro concluse la propria esistenza terrena, si tratta dell’edificio situato al numero 22 di via dell’Ambrosiana, quella stretta viuzza che corre alla sinistra chiesa di S. Sepolcro e della Biblioteca Ambrosiana.
La gratitudine del mondo musicale milanese nei confronti di Ferdinando Bonazzi venne espressa nelle due celebrazioni di suffragio che si tennero il 21 e 23 Novembre 1845 nelle chiese milanesi di S. Satiro e S. Sepolcro con l’intervento della cappella musicale del Duomo e di altri virtuosi di musica attivi in città. In occasione delle esequie in S. Satiro venne preparata anche un’epigrafe che, come si usava nell’Ottocento e fino ancora a non molto tempo fa, venne appesa sopra il portale della chiesa. La trascrivo qui sotto perché mi sembra la sintesi perfetta delle qualità professionali ed umane di uno dei più stimati musicisti milanesi di sempre: “A Ferdinando Bonazzi / pio e dotto maestro organista / raro esempio di costante amicizia / per bontà di cuore e facile cortesia / per candore modestia amabilità / carissimo a quanti il conobbero / che / in celibe stato modello d’illibato costume / la lunga vita di 81 anni / tutta consacrò al culto divino / il ricco patrimonio con probità acquistato / morendo lasciava agli infermi / l’erede per testamento / i beneficiati nella riconoscenza / i colleghi con segno di stima e d’amore / implorano da Dio pace e riposo”.

Privacy Policy